viernes, 28 de febrero de 2014



El arte de la instalación comparte sus orígenes, a principios de los años sesenta, con el ensamblaje y los happenings.

Estos “ambientes” se adaptaban al espacio circundante como claro re­chazo a la práctica artística tradicional e incorporaban al espectador dentro de la obra. Expansivas y envolventes, estas obras pretendían ser el catalizador de nuevas ideas y no simples receptáculos de significado inmutable.

Un arte de tal fluidez y tan provocativo como éste es lógico que se hiciera pronto muy popular: a partir de los años sesenta, la instalación se desarrolló de muy diversas formas y de la mano de artistas muy distintos  y la corriente no se limitó a un solo país. 

Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii
Nam June Paik
Corea
Durante los años ochenta y noventa, los artistas de la instalación empezaron a mezclar medios y estilos dentro de las mismas instalaciones. A primera vista éstas parecen formadas por piezas inconexas, pero se hallan cohesionadas por un tema central.

“Objeto relacional”
Lygia Clarke
Brasil
Con el cambio de siglo, el arte de la instalación se ha estable­cido como un género mayor, con un gran número de artistas que crean obras que pueden catalogarse como instalaciones. Aunque la práctica de la instalación ha aumentado, su gran flexibilidad y la inmensa variedad de la obra que engloba ha convertido el término en un concepto de carácter más general que específico.
Organizing the world
Matt Mullican
E.E.U.U.
Subconscious of a Monument
Cornelia Parker
Inglaterra
Pero no bastó para los artistas ocupar sólo un espacio. Fue necesario sumar otros estímulos a aquellos visuales: sonidos, aromas, texturas, etc...
La palabra de orden ahora es "interactuar", por lo tanto, se vuelve obsoleta la obra de arte si se la ve desde afuera.


De ahí que muchos artistas, de distintas disciplinas, se volcaran en la realización de instalaciones cada vez más tecnologizadas y multimediales.



Cantoni & Crescenti - Fala

Latidos - DanielCanogar

Life Writer ©2006, Laurent Mignonneau & Christa Sommerer_sd

Ryoji Ikeda - The Transfinite
















jueves, 26 de septiembre de 2013








“La fotografía puede ser entendida en maneras tradicionales: puede 'registrar' historias mucho antes de nuestro tiempo y puede llevar a la gente atrás en el tiempo, a situaciones que sucedieron hace años. Pero la fotografía también es muy contemporánea: puede re-ensamblar y re-editar las cosas que realmente vemos para producir ilusiones. En estas obras, el espectador contempla imágenes que son a la vez reales y ficticias” 

“Una buena obra de arte siempre es inteligente”

Yao Lu (fotógrafo chino)

Cada vez que nos acercamos al término CONTEMPORÁNEO las ideas vuelan en nuestra cabeza... 
Podríamos planearnos posibles definiciones pero nunca estaríamos seguros de si estamos en lo cierto o no.
Lo que sí podemos saber es que cuando hablamos de FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA hacemos referencia a miradas y formas de ver de artistas que proponen, desde sus obras (intervenidas digitalmente o no) mundos privados e interpretaciones personales del mundo que los rodea.
También debemos tener en cuenta que estas fotografías pueden ser: inteligentes, curiosas, sociales, de moda, publicitarias, controversiales, irónicas, naif, surreales, etc...



ÁFRICA

(Nacido en 1960) Pintor y fotógrafo de Durban, Sudáfrica. Recibió una Beca Fulbright que le permitió estudiar en el Instituto de Rochester de Tecnología. Para volver a casa, él trabajó durante algunos años en el negocio antes de convertirse un disertante sobre fotografía y dibujo en la Escuela Michaelis en 1994. Dejó todo esto en 1999 para dedicarse a tiempo completo a su arte. Mthethwa es lo muy conocido por sus fotografías a color de gran formato, pero también trabaja la pintura y el paste zwelethu. Corrientemente él vive y trabaja en Ciudad del Cabo.

Zanele Muholi
Activista visual, nació en Umlazi, Durban, en 1972. Su lugar actual de residencia es Ciudad del Cabo. Antes de sus incursiones fotográficas trabajaba como activista de los derechos humanos dentro de su comunidad, haciendo campaña para divulgar los problemas enfrentados por las lesbianas negras en la sociedad contemporánea de Sudáfrica. 
Muholi, profunda y provocadora, genera en torno a su producción fotográfica todo un corpus de trabajo con un objetivo claro: la visibilización del activismo lésbico en Sudáfrica. Dicho activismo, sujeto a todo tipo de retos dentro y fuera de la sociedad sudafricana, manifiesta su intención de perseverar en un contexto social y político que dificulta su normalización. Muholi se convierte en elaboradora de un retrato con una óptica doble, la puramente social y la de identidad sexual de una sociedad que habita y retrata.
La obra de Muholi plantea numerosos desafíos a la sociedad sudafricana en su conjunto y sus obras nos invitan a discutir la naturaleza y función del arte, a la vez que nos exige cuestionar qué significa ser mujer en África y escoger amar a otra mujer.

Francisc Nii Obodai Provencal
Nacido en Accra, está a gusto con el mundo enorme y diverso de su continente. Su trabajo explora principalmente el paisaje urbano y rural con la mirada cuidadosa de artista, con un interés fuerte en la historia y un amor por las vidas que abundan en su mundo.
En sus viajes él descubre y explora el significado de Farafina (en idioma bambara: tierra de la piel negra). Aquí nos combinamos en la zona entre la tradición, la improvisación y la modernidad. Comenzamos a sentir el espíritu de Farafina, con su adepto donde las religiones vienen juntos, las tradiciones permanecen en la vida contemporánea, las caras de la Diáspora cuentan historias de casa, desde un paisaje de belleza. Nii Obodai no tiene miedo de desafiar los gritos de que son aceptados en África - la guerra, la corrupción, la impotencia. En las imágenes de Nii Obodai, la tierra del Farafina vive la poesía.

Nii Obodai - Ghana
 
AMÉRICA

Raul Cañibano
Nació en 1961 en la Habana, Cuba. Es miembro de la unión de los Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Consigue captar el alma de la Nación Cubana en sus fotos. Consigue sacar su felicidad y su tragedia, sus tradiciones y ritos igualmente. Vela la realidad. La observa a través de una bruma y como una figura de sombra. Ofrece así una magia irresistible a sus fotos.
La confesión de Cañibanos a su país natal no podría ser más clara: “Cuba es un país fantástico para la fotografía documental y agradezco a Dios cada día por la vida que tengo...pero solo si puedo vivir para siempre en Cuba.” Una declaración de amor excepcional de una persona y un artista extraordinario.

Sebastião Salgado
Fotógrafo brasileño (nacido en Aimorés, Minas Gerais, en 1944, que vive actualmente en París) mundialmente conocido por sus fotografías en blanco y negro de trabajadores y desplazados. Sus fotografías más conocidas podrían ser las realizadas en las minas de oro de Serra Pelada en Brasil.
Economista por formación (trabajó en la administración de la OIC, Organización Internacional del Café), Salgado inició su carrera como fotógrafo profesional en París a la edad de 29 años, primero con la agencia fotográfica Sygma y más tarde, en 1979, con Magnum Photos, que abandonaría en 1994 tras crear, con Lélia Wanick, Amazonas Images, una agencia que se ocupa exclusivamente de su trabajo.
Desde 1986 y durante un periodo de 6 años, Salgado se entregó de lleno a un ambicioso proyecto: registrar la imagen del hombre dentro del mundo del trabajo en tiempos de transición. El proyecto se materializó en un volumen titulado Workers que fue publicado en 1993 en siete lenguas y en una exposición itinerante internacional.
Durante los inicios del año 2000, periodistas del New York Times y la escritora Susan Sontag criticaron las fotografías de Salgado. El fotógrafo fue acusado de utilizar de manera cínica y comercial la miseria humana, de exponer de manera bella las situaciones dramáticas corriendo el riesgo de hacer perder su autenticidad.

Marcela Bolívar
Artista digital y diseñadora gráfica colombiana (nacida en Cali) que experimenta desarrollando obras de arte basadas en fotografías que pasan por un fuerte proceso de transformación y montaje. Criada en un ambiente de vegetación exuberante rodeado por montañas, la presencia de tan marcados elementos naturales ha influido en el color saturado y barroquismo de sus imágenes.
Sus imágenes llenas de símbolos personales y detalles minuciosos son reflejos de una vida humana que deambula entre los acontecimientos ordinarios y un mundo subconsciente donde la naturaleza y los cuerpos hablan a través de disfraces complejos.
Su proyecto de licenciatura como diseñadora gráfica Mercurio, Azufre y Ceniza está inspirado en las ideas de Paracelso, de que en otro nivel, el cosmos estaba conformado por tres sustancias espirituales: Mercurio, Azufre y Sal (interpretada como ceniza en este proyecto). El mercurio representaba el agente transformador (volátil), el azufre es el agente unificador de la sustancia y la transformación (inflamable), y la sal representa el agente solidificador (fijador y no combustible).

Alejandro Chaskielberg
Nació en Buenos Aires en 1977. Es director de fotografía y comenzó su carrera a los 18 años, trabajando en diarios y revistas. En 2007 obtuvo el premio Curriculum Cero y, un año después, fue reconocido por la National Geographic Society por su ensayo sobre el delta del río Paraná. Recientemente ha recibido la beca Emerging Photographer Grant 2009, otorgada por la revista Burn y la fundación Magnum. La revista neoyorkina Photo District News lo incluyó entre los 30 fotógrafos emergentes más interesantes del momento.

María Cristina Críscola
Pintora, nace en Buenos Aires en 1943. Profesora Nacional Superior de Pintura, Especialidad Pintura Mural. En 1989, en la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Bellas Artes, asiste al curso de Doctorado “Color, Forma y Contenido”.
Fue docente desde 1970 hasta 2007 en las  Escuelas de Bellas Artes  y desde 1997 hasta el 2007 fue directora en la Escuela de Bellas Artes “M. Belgrano” en Buenos Aires, Argentina.
Desde el 2009 empezó a incursionar en la fotografía digital como una extensión de su producción pictórica a la que denominó “Fotoplástica”.

Nicola Costantino
Nació en Rosario (1964) allí curso la carrera de bellas artes y realizo sus primeros  trabajos y exposiciones, así como su formación en  nuevas técnicas  escultóricas que influyeron conceptualmente en su trabajo.  El calco del natural de los cuerpos humanos y animales que caracterizan su obra.
Desde el 2004, Nicola se convirtió la artista la modelo y la materia prima de su obra.
Desde ese momento, el protagonismo de Nicola se convirtió en el sentido de su producción por venir. El encuentro con Gabriel Valansi en el 2006 significó la entrada al mundo de la fotografía. En su obra ha conjugado dos tipos de imágenes: una serie que remite a obras importantes de la historia de la fotografía y del arte, y otras que se cruzan con algún elemento de su imaginario e identidad como artista. La constante es su protagonismo encarnando distintas personalidades, la glamorosa y femenina, la ardua trabajadora, la maternal, la intimidatoria. En esta última producción  signada por la maternidad,  agrega el valor de su  experiencia como escultora para  duplicarse y crear a su doble.

Mike Brodie
(Nacido en 1985) Más conocido como "Polaroid Kidd". Es un fotógrafo autodidacta de Pensacola, Florida. En 2003 Brodie decide recorrer las vías de los Estados Unidos. Un amigo le dio una cámara y durante tres años viajó fotografiando a los amigos y compañeros que encontró con su Polaroid SX-70. Polaroid interrumpió la película de SX-70, por lo que lo llevó a cambiar película y cámara.
Sus fotografías representan lo que él llama "la cultura de viajes": tolvas de tren, vagabundos, etc.

William Hundley
(Nacido en 1976) Artista nacido en San Pablo, Minnesota. Él vive y trabaja en Austin, Texas. En 2006 él comenzó una serie en curso de fotografías que él tituló " Entoptic Phenomena" en el cual él fotografía a la gente que salta debajo de telas y otros varios materiales. El instante del salto puede ser pensado como la escultura súper efímera, durando sólo unos segundos. Las fotografías parecen haber sido hechas por la manipulación de computadora.
Otra serie de fotografías, tituladas "Little Naked Person Storage", consiste en las fotografías de personas desnudas que se ocultan en varios sitios alrededor de la casa media americana. En un artículo sobre la Vista No vista, Hundley comenta que su trabajo comenzó comenzado con la influencia de Erwin Wurm y Maurizio Cattelan, artistas del absurdo. Sus obras intentan aunar la naturaleza de broma pesada y la belleza.

Raúl Cañibano - Cuba

ASIA

Oleg Dou
Joven artista ruso que se celebra a nivel internacional por su visión asombrosamente única. Su enfoque en el arte es transformador.
Según sus propias palabras busca algo en el límite entre lo bello y lo repugnante. La vida, y la muerte. Quiere alcanzar el sentimiento de la presencia que uno puede conseguir cuando se camina cerca de un maniquí de plástico.
Para este artista, el uso de la edición, más específicamente de Photoshop, es imprescindible.

Liu Bolin
Escultor y fotógrafo nacido en 1973 en Shandong, China. Es conocido, sobre todo, por sus fotografías donde se mimetiza, en el marco de situaciones urbanas, con el entorno retratado para hacerse invisible, como una forma de rebelión ante el sistema. Su formación en el arte se desarrolló en la Universidad de Shandong de las Artes y en el aula de escultura de la Academia Central de Bellas Artes de Pekín y ha realizado exposiciones por numerosos países.

Yeondoo Jung
(Jinju, 1969) Fotógrafo surcoreano. En 1994, se licenció en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Seúl y, tres años después, obtuvo el máster en Bellas Artes en la Universidad de Londres. En 2007, ganó el premio a Artista del Año concedido por el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Seúl.
Es conocido por recrear con fotografías dibujos hechos por niños.

Yao Lu
A primera vista parecen pinturas de la dinastía Song, con sus montañas recubiertas de bruma, sus solitarios templos y árboles aferrándose a un peñasco o sus idílicos bosques de bambú pintados con delicados trazos de pincel. Pero mirándolos de cerca se descubre el engaño: los paisajes han sido cuidadosamente construidos con basura, formando enormes collages fotográficos que remiten al mismo tiempo a lo más bonito de la tradición china y a lo más problemático de su modernidad. Pero nada de creaciones en Photoshop. Las imágenes de Yao Lu, un profesor de la Academia Central de Bellas Artes de Beijing, son reales. El proceso creativo comienza con viajes a los rincones más remotos de China. Luego recubre una amplia zona con los plásticos verdes tan comúnmente utilizados en el país asiático para parchar zonas de tierra inestable o de desechos. En ese momento toma las fotos desde diferentes ángulos y luego compone los paisajes. Y luego termina retocando las imágenes digitalmente para añadirle la impresión de arte tradicional chino.

Sharad Haksar
Es uno de los fotógrafos con más renombre en la India, con numerosos premios tanto en Asia como en Estados Unidos o como el León de Plata en  la edición de Cannes del 2005. Trabaja publicidad y moda con clientes como Canon, Citibank, Compaq, Epson, Ford, ITC, Kodak, Mercedes Benz, MRF, National, Parrys, Pepsi o Ray Ban, aunque podemos encontrar fotos suyas en diferentes ámbitos.  Pero lo que más me ha atraído de este fotógrafo son las imágenes irónicas y con un gran sentido crítico de denuncia social.

Gilad Benari
Fotógrafo y poeta israelí (nacido en Haifa) que es uno de los fotógrafos más populares en Internet, que se caracteriza principalmente por mostrar las cosas más simples desde un punto de vista diferente y maravilloso. Su obra más importante es mostrar el lado desconocido de su país, Israel.

Yao-Lu - China
 
EUROPA

Tomasz Gudzowaty
Fotógrafo polaco (nacido en 1971) cuya obra se caracteriza por sus fuertes y poderosas imágenes en blanco y negro realizadas con una cámara de formato analógico de gran tamaño.
Empezó con fotografías de la naturaleza (con las que obtuvo sus primeros éxitos internacionales), cambiando luego al reportaje social, y en los últimos años se concentró en la fotografía de deporte. Le interesan particularmente los deportes exóticos, no comercializados ni típicos, los que salen fuera de lo común, como el sumo, lucha libre, el golf urbano en la India, una versión mexicana de la lucha libre, carreras de coches en Méjico, carreras de caballos de Mongolia, gimnastas chinos, monjes saolín, natación sincronizada, etc.

Sannah Kvist
Ha retratado a diferentes personas adultas, todas ellas de nacionalidad sueca, con sus posesiones más preciadas. Su proyecto se llama All I own (Todo lo que poseo) y en él han colaborado amigos de esta joven fotógrafa nacidos en la década de los 80. No son modelos ni profesionales, pero quizá eso le da un toque aún más original y personal al trabajo desarrollado. La sensación que tiene el espectador es de haber echado un vistazo rápido a través de la mirilla de la puerta de un desconocido.

Marta Bevacqua
Es una joven fotógrafa italiana (nacida el 2 de marzo de 1989 en Roma) que emerge con fuerza en el mundo de la fotografía, mostrando principalmente la belleza de las pequeñas cosas (una luz especial, una flor escondida, una visión de lo que sucede a través del reflejo de las pupilas, etc.)

Sannah Kvist - Suecia

OCEANÍA

Lincoln Harrison
De 37años de edad, es un fotógrafo autodidacta de Bendigo, Australia. Antes de la fotografía, pasó la mayor parte de su tiempo libre compitiendo en motocicleta. En algún sitio a lo largo del camino Lincoln fue enganchado al paisaje y la fotografía de la noche, rastros de estrella en particular. Lincoln trabajaba durante la noche cuando consiguió su primera cámara, pero no tenía mucha luz de día cuando durante sus ratos libres. Además, no hay mucho para fotografiar de noche, sino las estrellas.
Muchos puristas critican a Harrison de ser demasiado colorista, pero a él mucho eso no le importa.

Christian Fletcher
Nació en Perth, Australia Occidental en 1965. Su amor de fotografía, el paisaje australiano y su gente, han dado lugar a una colección aturdidora de imágenes que atraviesan 15 años de carrera. Sus paisajes fotográficos de Australia Occidental han ganado mucha popularidad y reconocimiento. Fletcher ha atravesado la mayor parte de la región australiana costera y más allá, siempre a la caza de imágenes.

Lincoln Harrison - Australia



















Por su bajo costo, rapidez de ejecución y posibilidad de reproducción, desde comienzos de su historia en la Europa de fines de la Edad Media, se ofreció como una técnica para la comunicación de contenidos científicos, sociales y políticos.
Del mismo modo, desde los años ´70 hasta nuestros días, muchos artistas buscaron en las diversas técnicas de grabado (xilografía, litografía, serigrafía, gofrado, aguafuerte, etc.) democratizar el acceso al arte y derribar el misticismo tradicional de la obra caracterizada por su unicidad.
De igual modo, los avances técnicos y tecnológicos – fotografía, fotograbado y la computadora – dieron al grabado una nueva dimensión experimental.

ARTE CORREO

La idea de “arte correo” surge de la búsqueda del espacio propio, oponiéndose a los circuitos “oficiales”, a la frivolidad de las galerías, y contra toda idea de “mercado”.
Podríamos situar sus antecedentes entre los numerosos artistas de vanguardia como los dadaístas, futuristas y surrealistas. Pero es recién en 1962 cuando el artista norteamericano Ray Jonson funda la “Escuela de arte por correspondencia” y así su obra circula a través del correo entre cientos de amigos, generando así una red de comunicación con los lugares más remotos del planeta. Se estableció formalmente en 1968 con su interactivo ADD and PASS (intervenga y pase).
Quizá el precedente del mail art fue el uso del correo postal para divulgación e intercambio de manos de los
Esta práctica artística presenta un carácter donativo y hasta efímero, y sus manifestaciones pueden ser muy variadas: obras dedicadas, para intervenir, postales, plegados; apelando a procedimientos gráficos, sellos, estampillas y utilizando diferentes tipos de sobres y cajas.
Está abierto a todos los creativos y creadores que provienen de los más diversos campos de la acción humana, presupone el asumir el riesgo de la pérdida, saber que la obra será manipulada por otros antes de llegar a su destino (o no).
Su medio, también es el mensaje.
Hoy en día, el circuito sigue creciendo y la tecnología del correo electrónico lo ha favorecido, utilizándolo como canal de información, convocatoria y documentación de lo que sucede en el mundo del arte correo.
El arte correo es, esencialmente, COMUNICARSE con quienes hacen cosas similares, en cualquier parte del mundo, más allá del idioma y creer en que el arte es para compartir y no para competir.
Podríamos decir que es la forma más democrática de arte que existe actualmente.
En el Arte Correo el creador de las obras es, al mismo tiempo, EMISOR y RECEPTOR de las mismas.
Esta práctica de creación internacional se mueve fuera de los canales convencionales del arte, convirtiéndose en una alternativa en cuanto a la difusión, consumo y producción de arte, además de incluir soportes y técnicas diversas: desde el grabado y el diseño gráfico a las postales, poesía visual, estampillas de artistas, libros de artistas, ATC (artist trading cards), sellos, etc.

El 5 de Diciembre del 2006 se cumplieron 30 años de Arte Correo en la Argentina, conmemorando el día que se presentó la primera exposición de Arte Correo en Argentina llamada "Ultima Exposición Internacional de Arte Correo" en 1975, organizada por los artistas argentinos Edgardo Antonio Vigo y Horacio Zabala y realizada en la Galería Arte Nuevo de Alvaro Castagnino antes de la dictadura militar que azotó a nuestro país hasta 1983.

Desde la década del ´90, los intercambios de ATC´s (o tarjetas de intercambio se vuelven cada vez más populares, tal vez porque resulta movilizador recibir una invitación, concurrir a un lugar (que siempre cambia: una peluquería, una galería comercial, un monumento, un galpón, etc.) y encontrarse con desconocidos que se intercambian tarjetas/obras con una emoción comparable, tan sólo, con la niñez.
Los que forman parte de esta Red de Artistas Invisibles, como lo denomina Graciela Gutiérrez Marx, son muchos y surgen cada vez más; que crece con la colaboración de los docentes que se interesan por difundirlo y gracias a la libertad estética que implica el hacer sin curadores ni galeristas ni mercado que determine reglas y criterios tradicionales de exposición e intercambio.




POESÍA VISUAL

Entre los antecedentes más antiguos de la Poesía Visual podemos encontrar los caligramas de Simmias de Rodas, realizados alrededor del 300 a.C. De él se conservan tres caligramas: "El hacha", "Las Alas", "El huevo". Es ultimo se lee alternadamente, el primer verso y luego el último, el segundo verso y luego el antepenúltimo hasta terminar en el verso central.
La técnica fue imitada por los romanos a la que llamaron, junto a otras en las que intervenían factores visuales, technopaegnia (nombre propuesto por Ausonio) o carmina figurata.
El término caligrama fue propuesto por el poeta Guillaume Apollinaire en 1918 para denominar algunos de sus poemas. Se interesó por los caracteres chinos, entre otros, como ejemplos de síntesis entre la palabra y la imagen.
Los caligramas son poesías para mirar. En ellos, el poema puede (o no) dibujar un objeto relacionado al tema principal.

Del siglo XIX es el conocido caligrama que Lewis Carrol incluyó en el capítulo tercero de su Alicia en el País de las Maravillas (1865).

Poesía Visual se transforma también en Poesía Gráfica, Sonora y Experimental.
En esta práctica artística entran en juego no sólo las imágenes, sino también las pausas, silencios, la musicalidad de las palabras y la cadencia de la estructura compositiva.

Las propuestas son tan variadas que se dificulta un criterio clasificatorio y se utiliza la denominación POESIA EXPERIMENTAL.



Poesía Concreta

La poesía concreta surge en la década de 1950 y sus intereses pasan por la experimentación con la materialidad del lenguaje.
En 1954, el poeta boliviano-suizo Eugen Gomringer definía sus principios en el manifiesto Vom Vers zur Konstellationen
(Del Verso a la Constelación).
Gomringer promovía el ideal de una poesía universal, común para todos los hombres. Este tipo de manifestaciones se caracterizaban por ser simples, fácilmente comunicables, no miméticas, por jugar con las posibilidades combinatorias propia del lenguaje, por ignorar la gramática y sintaxis convencionales y por promover un cambio en los hábitos de la lectura.
El concretismo paulista del grupo Noigrandes, conformado por Decio Pignatari y los hermanos Augusto y Haroldo de Campos, acentuaba a su vez la triple dimensión verbal, visual y sonora de los signos (su verbivocovisualidad) realizando particulares diseños de poesía.
Para ellos, el poema no debía limitarse solamente a poseer una particular diagramación o a innovar a nivel tipográfico sino que debía constituirse a partir de estos procedimientos, en una suerte de ideograma.




 

TIPOS DE LIBRO DE ARTISTA

Libro De Ejemplar Único
- Libro de artista original
- Libro Objeto
- Libro-montaje
- Libro reciclado
El Libro Seriado
Con un número de ejemplares que suele ir de 5 a 1000.